
















































































Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
RESUMEN FINAL HISTORIA 1 CALABRESE
Tipo: Resúmenes
1 / 88
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
Resumen Final Historia 1
En el Renacimiento , las ideas y conocimientos de la antigua Grecia y Roma vuelven a ser valorados y estudiados. Esto incluye la filosofía, la teología y el arte. Es como un renacimiento de estas formas de
pensamiento. Durante esta época, las personas comenzaron a debatir sobre la relación entre las ideas abstractas y las cosas concretas que podemos ver y tocar en el mundo real. Estas ideas renacen a través de
expresiones artísticas como la pintura, la literatura y la música.
-Durante el paso de la Edad Media a la Modernidad, hubo cambios importantes:
Estos cambios marcaron una transición hacia la Modernidad, con un enfoque en la razón, la búsqueda de conocimiento y la transformación económica y social.
Durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, ocurrieron varios cambios importantes:
Estos cambios tuvieron un impacto cultural significativo. La producción en serie alteró el sentido
social y cultural de los objetos. Se estableció un sistema de oferta y demanda, lo que influyó en la percepción de la belleza de los objetos. Las características que se consideraban deseables en un
objeto para que fuera considerado hermoso también cambiaron.
Durante el siglo XX , la producción se enfocó en la alta competencia del mercado. La comunicación visual se volvió fundamental en este contexto altamente competitivo. Se mejoró la imagen y calidad
de los productos, y se trabajaron conceptos desde una perspectiva sociológica y antropológica para incentivar el deseo de consumo.
Surge la idea de la moda, un cambio constante y permanente que impulsa y sustenta el consumo, y orienta a la sociedad hacia una cultura de masas homogeneizada.
Hacia finales del siglo XX, los grandes cambios climáticos, como el agotamiento de la capa de ozono, generaron conciencia sobre la finitud del planeta. Esto llevó a una revisión de los sistemas de
producción y consumo.
En el siglo XIX, se destacó el eclecticismo historicista, que consistía en buscar referencias del pasado
en la filosofía, el lenguaje y los modos de producción. Se mantuvo el racionalismo como influencia principal y se adoptaron lenguajes neoclásicos y neogóticos.
El academismo también fue relevante, buscando estilos neoclásicos de la antigüedad greco-romana y del período medieval.
Hacia finales del siglo XIX, surgió el modernismo, marcando un cambio significativo con respecto al romanticismo y explorando nuevas formas de expresión.
1. El libro ideal - William Morris
Uno de los principales representantes del romanticismo, fundó en 1861 la asociación Arts and Crafts
(Artes y Oficios). Esta agrupación reunía a pintores, poetas y críticos ingleses que buscaban en su arte
representar la naturaleza en su forma más pura, sin la intervención del ser humano. También se
inspiraron en la hermandad prerrafaelita.
William Morris fue un destacado artista y diseñador que creó un espacio en el que se revalorizaban
los procesos artesanales de producción de objetos para la vida cotidiana, como tapices, textiles y
otros objetos. Su enfoque se basaba en utilizar las formas de la naturaleza como inspiración.
Desde un punto de vista ideológico, Morris creía que la belleza de un objeto se lograba a través de la
relación directa entre el artesano y los materiales, su conocimiento del oficio y su capacidad para
tomar decisiones desde el inicio hasta el final del proceso de creación. Consideraba que los objetos
eran hermosos cuando se producían de manera exclusivamente artesanal.
Además, Morris fundó la Kelmscott Press , donde aplicó esta lógica artesanal. Se cuidaba cada detalle,
se valoraba la expresión gráfica y se priorizaba la ornamentación como elementos principales para
que un objeto se considerara bello.
Morris consideraba las tradiciones artesanales de la Edad Media como una forma de revitalizar las artes aplicadas de su época. Buen diseño → materiales funcionales. Corrección formal que trascendiera el mero estilo. Lucha contra los “dudosos” resultados de la producción masiva.
Diferencia entre modernismo y modernidad:
La modernidad se inicia en Europa a partir del siglo XV y marca el fin de la Edad Media. Se refiere a procesos históricos y sociales que transforman la concepción del mundo, centrándose principalmente en Occidente. Algunos hitos importantes que marcan un quiebre son el descubrimiento de América y la invención de la imprenta, que permitió la difusión del conocimiento y el cambio hacia una mentalidad basada en el saber y la razón en lugar de la creencia. La racionalidad se convierte en un aspecto central de la modernidad, contrapuesto a la visión religiosa predominante en la Edad Media. Se comienza a cuestionar y criticar la religión, y se adopta una perspectiva de investigación y descubrimiento del mundo basada en la razón humana. El conocimiento se vuelve accesible para toda la sociedad, democratizándose y dejando de estar reservado a unos pocos privilegiados. El surgimiento de los Estados Nación, con la división de poderes y la participación de la sociedad en la toma de decisiones, es otro aspecto importante de la modernidad. Además, se experimenta un cambio de una sociedad rural a una industrial, con el desarrollo urbano y el rechazo de la tradición en favor de lo nuevo. El capitalismo se consolida durante el siglo XV, con el poder en manos de quienes poseen el capital, la burguesía. Se desarrolla la idea de producción industrial y se establece el sistema de oferta y demanda. La Revolución Industrial del siglo XIX acelera aún más estos procesos, con avances tecnológicos, el surgimiento del ferrocarril y la producción en serie. El consumo se vuelve
fundamental, impulsado por la competencia en el mercado y el papel de las producciones visuales para generar deseo hacia los productos. En el siglo XX, la producción, la moda y el consumo adquieren un papel central. La competencia en el mercado es intensa y se enfatiza la imagen del producto para fomentar el deseo de consumo. Surge la noción de moda, que implica cambios constantes y permanentes para sustentar el consumo y guiar a una sociedad homogeneizada, marcada por la cultura de masas. En resumen, la modernidad representa un cambio en la concepción del mundo, impulsado por la razón, la democratización del conocimiento, el surgimiento de los Estados Nación, el desarrollo del capitalismo y la producción industrial, así como el auge del consumo y la moda en la sociedad contemporánea.
MODERNISMOS
1880 - 1914 → se cortan al llegar la 1GM (movimientos opulentos que no coinciden con lo austero de la época). Los movimientos modernistas surgieron en diversos países europeos. Se liberaron por completo de las formas del pasado y dejaron de estar principalmente vinculados a las formas de la naturaleza (aunque no las abandonaron por completo). En cambio, buscaron nuevas expresiones y se adaptaron a los procedimientos industriales. Posición opuesta a Morris.
-Geometrización (siempre y cuando se pueda hacer con las matrices de la producción industrial). El simplicismo surgió en relación a los procesos industriales, ya que permitía la reducción y optimización de las materias primas y el costo final del producto. A diferencia de los enfoques artesanales como el de Arts and Crafts, que eran laboriosos y ornamentados, el simplicismo se centró en la simplicidad y eficiencia de la producción industrial. Esto permitió obtener productos más económicos en comparación. Costo del producto → cuestión a resolver, entra dentro del paradigma de la producción industrial de los objetos. EJEMPLOS: Mackintosh (1868-1928): Muy presente en lo lineal.
Este reloj esta hecho para ser producido industrialmente y aun asi mantiene una forma orgánica.
Morris → creía que el arte ya no tenía ninguna raíz, y los artistas ningún contacto con la vida diaria.
El Movimiento de las Artes y Oficios
El Movimiento de las Artes y Oficios fue un movimiento romántico que buscaba el renacimiento de la artesanía artística en contraposición a la producción industrial masiva. Walter Crane , discípulo de William Morris , compartía la visión de transformar a los artistas en artesanos y a los artesanos en artistas. Aunque se oponía a la máquina, reconocía su posible utilidad para el ahorro de trabajo pesado y agotador. Por su parte, Ashbee, otro destacado pensador del movimiento, fue más enérgico en su postura reformadora. Aunque inicialmente se oponía a la máquina, con el tiempo llegó a considerar que la civilización moderna debía dominarla. En 1888, fundó la Corporación y Escuela de Oficios Manuales, donde luchó contra los métodos de producción modernos. Sin embargo, esta experiencia le hizo cambiar de opinión y adoptar una premisa básica del Movimiento Moderno: reconocer la importancia de la máquina en la civilización actual. En resumen, el Movimiento de las Artes y Oficios, encabezado por figuras como Walter Crane y Ashbee, buscaba revitalizar la artesanía artística en contraposición a la producción industrial. Aunque inicialmente se oponían a la máquina, reconocieron su utilidad y, en el caso de Ashbee, incluso adoptaron una visión más cercana a la del Movimiento Moderno.
Alemania Alemania, en ese momento, se convirtió en el centro del progreso industrial y adoptó una postura completamente opuesta a la de Morris, que tenía un enfoque romántico y prefería la artesanía tradicional. En cambio, en Alemania, se aceptó e incorporó completamente la máquina como parte del proceso de producción. La visión en Alemania era apuntar a una mayor producción en menos tiempo y a un menor costo. Para lograrlo, se abordaba el problema formal a través de la estandarización y la síntesis de las formas, sin sacrificar la calidad ni el diseño. Se buscaba una resolución racional de los productos. En este contexto, destacaron varias figuras, especialmente arquitectos, que admiraron y entendieron las características esenciales de la máquina. Entre ellos se encontraban Otto Wagner y Adolf Loos en Austria, Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, y Henry van de Velde en Bélgica. La influencia de Inglaterra fue decisiva en este desarrollo. Frank Lloyd Wright admiraba la "adecuación y pureza del arte industrial inglés", mientras que Adolf Loos declaró que "el centro de la civilización europea en la actualidad es Londres". Henry van de Velde también afirmó haber sido fuertemente influenciado por las obras de John Ruskin y William Morris.
Socialmente, la burguesía se enriqueció y obtuvo poder político y económico gracias a la revolución industrial, generando una brecha con el proletariado. El poder ya no se basaba en la herencia, sino en la posesión de capital. Las Exposiciones Universales fueron eventos para compartir avances tecnológicos e industriales y mostrar la superioridad como potencia. En la Exposición Universal de Londres se construyó un Palacio de Cristal, que desafiaba el canon estético de la época. En la Exposición Universal de París, se erigió la Torre Eiffel para conmemorar el centenario de la revolución. Fue diseñada para ser desmontable y fabricada en serie, mostrando los materiales en su plenitud. La industrialización tuvo un impacto en el desarrollo de transportes rápidos, lo que llevó a la urbanización y tuvo consecuencias en el comercio. En este contexto, surgieron los afichistas, quienes fueron precursores del diseño al introducir elementos comunicativos y romper con el arte tradicional. A medida que se producían en masa productos que imitaban los materiales ornamentados artesanales del pasado, surgieron críticas debido a su baja calidad.
En 1848, se forma la Hermandad Prerrafaelista con el objetivo de romper con las convenciones académicas y volver a la subjetividad y el sentimiento del artista. Esta hermandad fue una importante fuente de inspiración para Morris. Morris buscaba conectar el arte con la vida cotidiana y propuso el concepto de diseñador integral, alguien que comprendiera todas las áreas y métodos de producción. Fundó la Kelmscott Press, donde se enfocó en la creación del "libro ideal" y estableció tres principios para mejorarlo sin aumentar el precio: claridad y legibilidad de las páginas, diseño tipográfico y márgenes. Morris tuvo dos discípulos destacados, quienes compartían su visión pero eran más receptivos hacia la maquinaria. Ashbee reconoció el papel de la máquina en la civilización moderna y comprendió que el arte no podía apartarse de esta realidad. Ashbee también mostró un enfoque más historicista y romántico en contraste con Morris.
Art Nouveau Motivos decorativos de Sullivan y Van de Velde.
Van de Velde La máquina como estímulo para el logro de una nueva belleza. Alaba el mobiliario inglés por su “sistemática eliminación del ornamento”.
Loos Ataca el estilo vienés del Art Nouveau (Secesión Vienesa). La belleza pura en una obra de arte individual → El grado en que alcanza utilidad y la armonía de todas las partes en relación con otras”.
Wright Admira el nuevo ritmo “simplificado y etéreo” de los futuros edificios. La máquina: una “fuerza implacable” destinada a derrotar a los “artesanos y artistas parásitos”.
Muthesius Es el eslabón de enlace entre el estilo inglés y Alemania → investiga sobre la vivienda inglesa. Defensor de la razón y la simplicidad en la edificación y en el arte. Abstinencia de decoración exterior y con formas dictadas por los propósitos que sirven.
*El afiche de la izquierda mantiene la estética de la época anterior, caracterizada por líneas sinuosas y orgánicas. En contraste, el afiche de la derecha busca algo nuevo, adoptando una estética más geométrica
y simétrica.
*En el afiche de la izquierda, se utiliza el espacio vacío de manera intencionada, integrándolo como parte
de la función y el diseño. Por otro lado, en el afiche de la derecha, se observa un cambio hacia motivos abstractos y geométricos, alejándose de la representación figurativa tradicional.
El modernismo de Glasgow comparte similitudes en su búsqueda de geometrización y el uso recurrente de figuras estilizadas cargadas de simbolismo. Estas características son constantes en la propuesta visual
del movimiento. En cuanto al trabajo tipográfico, se enfoca más en adaptarse al tamaño de la pieza que en ser legible, cumpliendo así un rol más decorativo. Es importante destacar que los artistas de esta
época no eran necesariamente diseñadores, lo que influencia en su enfoque estético.
El diseño de transición muestra tanto elementos geométricos de la estética futura como caprichos
ornamentales, como se puede observar en las sillas altas. Estos movimientos buscan definir las características estéticas de los nuevos materiales en función de cómo serán fabricados, generando un
debate entre el arte y la técnica.
En este contexto, Muthesius de Prusia desempeña un papel importante al orientar la estética hacia una
que sea acorde con los procesos industriales. Fue enviado a Alemania para investigar los avances en el diseño de objetos que se estaban realizando en Inglaterra. Descubrió que Inglaterra, al enfocarse en la
función, el proceso de fabricación y el buen uso de los materiales, encontró una alternativa más eficiente al exceso de ornamentación que aún prevalecía en Alemania.
El Deutscher Werkbund se crea como resultado de la investigación realizada por Muthesius. Su objetivo era definir cómo debería ser el objeto moderno y establecer estándares de calidad superiores en la fabricación en Alemania. Este grupo estaba compuesto por industriales, diseñadores y otros profesionales, y se centraba en aspectos comerciales. Alemania buscaba formas de competir con Inglaterra en el ámbito industrial y de diseño. En el Deutscher Werkbund surgieron varios debates cruciales Uno de ellos giraba en torno a si los objetos debían conservar una esencia artesanal o ser diseñados para la producción industrial masiva. La orientación dominante fue hacia la producción industrial, lo que implicaba diseñar los objetos considerando los procesos de fabricación en masa. Otro debate importante se centró en la individualidad versus la tipificación de los objetos. Mientras algunos artistas sostenían que la individualidad era esencial para preservar la humanidad de los objetos, prevaleció la postura de la tipificación, en favor de una mayor sistematización.
En cuanto a la forma, se discutió entre la organicidad (formas curvilíneas y ornamentadas) y la geometrización. La geometrización fue la opción que ganó, ya que permitía a las máquinas generar productos con mayores estándares de calidad, abordando así una de las principales preocupaciones de los artistas en relación con la maquinaria. El debate entre la ornamentación y la síntesis también se planteó. Finalmente, se optó por formas menos ornamentadas, que aseguraban un mayor éxito en los procesos de fabricación industrial. Por lo tanto, se adoptó la síntesis como enfoque estético predominante. En resumen, el debate en el Deutscher Werkbund sentó las bases de una corriente modernista conocida como protorracionalismo , que luego influenciaría el movimiento moderno racionalista y funcionalista del siglo XX. Adolf Loos , uno de los protorracionalistas, escribió el libro "Ornamento y delito" , defendiendo la eliminación del ornamento en favor de la economía de recursos. Peter Behrens , por su parte, destacó en el diseño de la empresa AEG , mostrando los principios del pensamiento moderno en diseño: rechazo a la ornamentación, la función determina las características del objeto y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Behrens también introdujo la idea de la identidad corporativa y asumió el diseño en su totalidad, abarcando desde los uniformes hasta el diseño arquitectónico y la imagen de marca.
Del Werbund al Bauhaus
Después de la Primera Guerra Mundial, Walter Gropius fundó la escuela Bauhaus , que se convirtió en una institución clave para formar un nuevo tipo de profesional comprometido con las ideas funcionales y racionales del Werkbund y los protorracionalistas. La Bauhaus tuvo como objetivo la reconstrucción moral y estética de la humanidad después de los horrores de la guerra, buscando establecer un proyecto utópico basado en los valores modernos. El Proyecto Moderno fue una manifestación de estos valores, poniendo en práctica un programa de diseño que buscaba un lenguaje universal, objetivo y racional. Se promovió el diseño integral, la síntesis formal, la legibilidad y la funcionalidad, todo con el fin de lograr una comunicación eficaz. Se rompieron con las convenciones del pasado al incorporar la máquina, la técnica y la ciencia en el proceso de diseño. La orientación hacia los procesos industriales y la fabricación masiva fue fundamental, con un enfoque en la producción de diseños universales y la democratización del diseño, siguiendo la premisa de "buen diseño para todos" que Morris defendía.
Desde 1851 hasta Morris y las Artes y Oficios Desde mediados del siglo XIX, en Inglaterra, el país experimentaba un período de gran prosperidad impulsado por su clase burguesa, compuesta por industriales y comerciantes. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo exposiciones mundiales que exhibían materias primas y productos técnicos, pero la calidad de estos productos dejaba mucho que desear. A partir de 1760, los avances técnicos se producían a un ritmo acelerado, lo que generaba cambios significativos en la vida cotidiana, como la urbanización y el comercio competitivo. La industria se convirtió en sinónimo de la burguesía y se produjo un rápido desarrollo en Inglaterra, con un
Primera vanguardia → da el puntapié inicial, le “cierra la puerta” a la academia. Mucho cambio formal en oposición a la academia.
Podemos observar diferencias significativas en su enfoque y estilo. Mientras que Picasso inicialmente siguió las cuestiones académicas en su obra, Cézanne rompió completamente con estas convenciones establecidas. Cézanne se caracterizó por estructurar sus pinturas a través del uso de paletas cromáticas. Reconoció que los tonos y sus diferentes grados de luminosidad eran los elementos que conformaban la estructura de la obra. Por otro lado, en las obras de Picasso comenzó a aparecer una fragmentación de los elementos, simplificándolos en formas geométricas más simples. Una influencia importante de Cézanne en Picasso fue su concepción de las estructuras de los objetos. Cézanne afirmaba que los objetos estaban compuestos por tres formas fundamentales: la esfera, el cilindro y el cono. Estas tres formas madre están presentes en la obra de Picasso, quien adoptó esta idea y la incorporó en su propio estilo artístico. En resumen, Picasso, habiendo comenzado con una base académica, se vio influenciado por Cézanne y su ruptura con las convenciones establecidas. Aprendió de Cézanne la importancia de las paletas cromáticas en la estructura de una obra y adoptó la fragmentación de los elementos en formas geométricas más simples. Además, Picasso integró la idea de las tres formas madre de Cézanne en su propio enfoque artístico.
La obra de la izquierda representa el inicio del cubismo, un movimiento vanguardista que introdujo un nuevo enfoque en la representación artística. En esta obra, se introduce un hecho real como objeto de representación, rompiendo con las convenciones tradicionales. La estructura y el equilibrio de la pintura cubista se basan en una multiplicidad de planos, lo que implica que la forma en que el observador percibe la obra depende completamente del diseñador. El cubismo desafía la perspectiva tradicional y permite una visión más fragmentada y multidimensional de la realidad. Las vanguardias, en general, se caracterizan por su búsqueda de nuevas formas de expresión que van más allá de las corrientes artísticas contemporáneas. Estos movimientos vanguardistas buscan simplificar las formas y experimentar con diferentes lenguajes artísticos. Rompen con las normas establecidas y exploran territorios inexplorados, anticipándose a las tendencias artísticas actuales. Picasso experimentó con dos tipos de lenguaje en su obra: el figurativo , donde el observador puede reconocer claramente lo que se representa, y el abstracto , representado por el cubismo, que explora los límites de la representación de objetos reconocibles. Este enfoque llevó a la aparición de la
En el cubismo, se logra una simplificación de las formas, pero aún se reconoce el paisaje o objeto representado. Sin embargo, cuando el lenguaje se aleja aún más de la representación reconocible y se acerca al límite, se da paso a la abstracción. Un ejemplo de esto es el trabajo de Braque, donde se enfocó más en el lenguaje artístico en sí mismo, investigando y explorando su potencial, en lugar de la representación directa del objeto. En resumen, Picasso transitó entre el lenguaje figurativo y el abstracto en su búsqueda artística. La abstracción se hizo presente cuando se alcanzó un punto en el que el lenguaje artístico se alejaba de la representación reconocible y se enfocaba más en la experimentación y la exploración del propio lenguaje.
Juan Gris y Robert Delaunay también fueron artistas asociados con el cubismo. Juan Gris exploró la relación entre el fondo y la figura en su obra. Rompió con los puntos focales establecidos en el lenguaje académico y propuso una fragmentación infinita de las partes utilizando la geometría. También comenzó a trabajar con transparencias en su arte.
La obra de Gris y Delaunay refleja el contexto político e histórico de París antes de la Primera Guerra Mundial. Además, introdujeron el collage como una técnica que les permitió descartar todo lo que habían aprendido y empezar desde cero, lo cual fue un desafío pero también una oportunidad para renovar su expresión artística.
campo visual, rompiendo con la ortogonalidad tradicional. Se utilizan grandes líneas de fuerza y puntos de tensión para crear una composición dinámica y enérgica. Estos elementos visuales contribuyen a transmitir la sensación de movimiento y cambio constante que caracteriza al futurismo.
Los artistas futuristas utilizan paletas cromáticas ricas y se inspiran en la geometría, buscando generar tensiones visuales mediante el uso de líneas fuertes. Estas líneas fuertes rompen con la ortogonalidad en el campo visual y se trabajan principalmente con diagonales.
Sant'Elia, un destacado futurista, creó proyectos arquitectónicos inspirados en las fábricas, desarrollando un lenguaje arquitectónico en torno a lo industrial. Además, el futurismo influyó en el uso de líneas verticales, que posteriormente se destacaron en el estilo art déco.
En resumen, el manifiesto futurista de Marinetti promovió la velocidad, la agresividad y las ideas fascistas. Los futuristas desarrollaron un lenguaje artístico despojado, utilizando paletas cromáticas ricas y geometría. Trabajaron con líneas fuertes, principalmente diagonales, y se inspiraron en la arquitectura industrial. Su influencia se puede apreciar en el uso de líneas verticales en el estilo art déco.
Fortunato Depero , en el período de entreguerras en 1933, fue un destacado diseñador gráfico
italiano que logró articular las propuestas vanguardistas con la gráfica de productos. Su enfoque se
basó en las ideas presentadas por el futurismo, que sentaron las bases para el diseño gráfico italiano
en relación a los productos. Depero fue capaz de fusionar la vanguardia artística con la comunicación
visual aplicada a la promoción y representación de productos, dejando una importante influencia en
el campo del diseño gráfico.
Contexto: El constructivismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en el contexto de la Revolución Rusa, tras la caída del régimen zarista. Aunque la vanguardia ya existía previamente, fue durante este período que se utilizó y aprovechó de manera significativa. Una de las características distintivas del constructivismo fue su estrecha vinculación con la comunicación. En Rusia, donde había altos índices de analfabetismo, Lenin buscó educar a la población y utilizó el diseño como una herramienta para difundir la causa revolucionaria. Se buscaba un "arte por la causa". Características: El constructivismo se manifestaba a través de letras mayúsculas sin remates (sans serif), formas geométricas y el uso de la fotografía, especialmente fotografías del pueblo. Se empleaba la técnica del fotomontaje y se utilizaban los colores rojo, blanco y negro. La revolución requería nuevos valores y lenguajes estéticos, despojados de cualquier concepción del pasado. El enfoque del constructivismo era completamente abstracto, con énfasis en figuras geométricas. La tipografía constructivista tenía un carácter utilitarista, buscando facilitar la comunicación e incluso la comprensión popular. El cine se convirtió en un medio de comunicación especialmente eficaz para transmitir e influir en la ideología de toda la población. Sin embargo, surgieron debates sobre la contradicción entre la individualidad artística y la significación social revolucionaria. Figuras como Tatlin y El Lissitzky fueron protagonistas del movimiento constructivista. Tatlin incluso abogaba por la abolición del arte, considerándolo meramente estético y símbolo de la decadencia burguesa. Por su parte, El Lissitzky experimentó con la desaparición de la ortogonalidad, utilizando dinamismo, movimiento y tensión en sus obras. Además, fundamentaba sus estructuras en bases científicas y matemáticas. A pesar de sus intenciones de renovar y influir en el estilo de vida del pueblo, el constructivismo enfrentó una resistencia directa por parte del Partido Comunista y las asociaciones proletarias. Finalmente, en 1928, Stalin prohibió el constructivismo e instauró el Realismo Soviético, lo que resultó en un arte dirigido, vacuo y uniformador. El pueblo dejó de sentirse reflejado en este nuevo enfoque artístico.
El constructivismo es un movimiento artístico vinculado completamente a lo abstracto, siendo un arte con una causa. Para comprender lo abstracto en términos de lógica, estructura y equilibrio, es necesario tener sensibilidad hacia la geometría y las estructuras que subyacen en estas obras.
Originado en Rusia, el constructivismo tuvo un gran impacto en diversos ámbitos. En la Exposición Internacional de Arte Decorativo e Industrial de París, el pabellón ruso destacó por su modernidad. Los constructivistas también revolucionaron el teatro y el cine, siendo la película "El acorazado Potemkin" un ejemplo de cine constructivista.
Referentes: Piet Mondrian, Bonset (luego Theo van Doesburg), Peter Oud -Per Mondrian , uno de los principales exponentes de De Stijl, desafió el concepto tradicional de equilibrio. Buscaba crear un recorrido visual que desafiara al observador a reconstruir y cuestionar ese equilibrio establecido. -Theo van Doesburg, arquitecto y miembro destacado del movimiento, trabajó las letras siguiendo líneas ortogonales. En arquitectura, el espacio se derivaba de un nuevo lenguaje basado en la interconexión de planos tridimensionales de manera ortogonal, combinando planos verticales, horizontales y desplazados en las coordenadas X e Y.
El movimiento De Stijl también incorporó recursos fotográficos en sus obras. Se planteó una geometría rigurosa tanto en el arte como en la arquitectura. En contraposición a las convenciones académicas que establecían que lo más ligero debería estar arriba y lo más pesado abajo , los artistas de De Stijl desafiaron estas ideas, como se puede observar en ejemplos como la cafetería de une. En resumen, De Stijl fue un movimiento que buscó la simplicidad y la geometría en el arte y la arquitectura. Desafió las convenciones establecidas, creando un nuevo lenguaje visual y espacial que invitaba al observador a cuestionar y reconstruir el equilibrio establecido.
Surge en Suiza. Se expande a Alemania. En simultáneo con la 1GM. El dadaísmo fue un movimiento artístico que expresó un profundo descontento hacia una sociedad en decadencia, especialmente en el contexto de la devastación causada por la guerra. Los dadaístas creían que el arte debía reflejar lo feo, lo deplorable, la angustia y la depresión, desafiando las normas establecidas. Trabajaron intensamente en el campo simbólico y en la resignificación de objetos industriales. Esta ideología les brindó la libertad de experimentar y romper con las convenciones tradicionales del arte. Negación absoluta, el nihilismo, la anarquía, la oposición sistemática a cualquier precepto, regla, ley, incluso el propio dadaísmo. Dadá se niega a sí mismo.
Marcel Duchamp fue un influyente artista que desafió las convenciones del arte tradicional. En su enfoque revolucionario, tomó objetos de la vida cotidiana y los presentó tal como eran, sin realizar ninguna modificación significativa, y los firmó con un seudónimo, eliminando así su identidad original. Esta práctica se conoce como "ready-made". Un ejemplo famoso es su obra "La fuente" , en la que Duchamp presentó un urinario común como una obra de arte al exponerlo en una galería. No se trataba de un collage ni de una creación propia, sino más bien de otorgarle un nuevo significado a un objeto existente. Otro ejemplo es su obra "El regalo" , en la cual Duchamp agregó puntas a una plancha de ropa común y la tituló de esa manera. Estos ready-mades no se centraban en la estética visual, sino en el significado que se les atribuía. Además de los ready-mades, Duchamp exploró la construcción de rostros a través de mecanismos, creando una representación fragmentada y desafiante de la identidad. También experimentó con la superposición de tintas mediante sellos, lo que resultó en imágenes complejas y abstractas. En resumen, Marcel Duchamp desafió las normas establecidas del arte al utilizar objetos cotidianos como obras de arte y darles nuevos significados. Sus ready-mades y su enfoque en el significado por encima de la estética tuvieron un impacto significativo en el arte moderno y en cómo se conceptualiza la creación artística.